Користувач:MarselUtro/Джозеф Стелла

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
MarselUtro/Джозеф Стелла
При народженніGiuseppe Michele Stella
Народження13 червня 1877
Муро Лукано, Королівство Італія
Смерть5 листопада 1946 (у віці 69)
 Нью-Йорк, США
НапрямокПрецизіонізм, футуризм

Джозеф Стелла (народжений Джузеппе Мікеле Стелла, 13 червня 1877 р — 5 листопада 1946) — американський художник-футурист італійського походження, найбільш відомий своїми зображеннями індустріальной Америки, особливо зображенням Бруклінського мосту. Він також пов'язаний з американським рухом прецизіоністів 1910-1940-х років.

Молодість і освіта

[ред. | ред. код]

Стелла народилася в сім'ї середнього класу в Італії, в Муро Лукано, селі в провінції Потенца. Його дід Антоніо та батько Мікеле були адвокатами, [1] але він переїхав до Нью-Йорка в 1896 році, щоб вивчати медицину, як зробив його старший брат доктор Антоніо Стелла. [2] У той час Джузеппе змінив ім'я на Жозеф. [3] Однак він швидко покинув навчання медицині й замість цього звернувся до мистецтва, почав навчатись у Лізі студентів мистецтва та Нью-Йоркській школі мистецтв під керівництвом Вільяма Мерріта Чейза .

Кар'єра

[ред. | ред. код]

Сполучені Штати

[ред. | ред. код]
Файл:Man Ray, 1920, Three Heads (Joseph Stella and Marcel Duchamp), gelatin silver print, 20.7 x 15.7 cm, Museum of Modern Art.jpg
Три голови, портретний бюст 1920 року Стелли та Марселя Дюшана, що зображує Ман Рея та Марселя Дюшана, зараз виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
Бруклінський міст, портрет Бруклінського мосту 1920 року роботи Стелли, який зараз виставляється в художній галереї Єльського університету в Нью-Гейвені, штат Коннектикут

Перші картини Стелли були зображеннями міських нетрів у стилі Рембрандтеска. Чудовий рисувальник, він робив малюнки протягом різних етапів своєї кар’єри, починаючи як академічний реаліст з особливим інтересом до іммігрантського та етнічного життя. З 1905 по 1909 рік він працював ілюстратором, публікуючи свої реалістичні малюнки в журналах. «Він ходив вулицями з блокнотом і олівцем у руках, насторожений, щоб вловити позу моменту, деталь костюма чи манеру, яка розповідала історію життя». [4] У 1908 році його замовили для серії про промисловий Піттсбург, яка пізніше була опублікована в The Pittsburgh Survey .

Європа

[ред. | ред. код]

Стелла повернулася до Італії в 1909 році. Він був нещасливий у Сполучених Штатах, писав, що прагне повернутися на батьківщину після «вимушеного перебування серед ворогів, у чорній похоронній землі, над якою тяжіє... прокляття нещадного клімату». [5] Його повернення до Європи призвело до його першого значного контакту з модернізмом, який, зрештою, сформував його характерний особистий стиль, який вирізнявся сильним кольором, розмашистими та динамічними лініями. До 1911 року він залишив Італію, де всюдисущість Ренесансу була своєрідною перешкодою для сучасних художників, і переїхав до Парижа. Коли він прибув, «фовізм, кубізм і футуризм були в розпалі», — писав він, і «[в] повітрі витало блиск битви». [6] Це було правильне місце, щоб бути в потрібний час для людини Стелли допитливості, відкритості до нових тенденцій і амбіцій.

У Парижі Стелла відвідувала салон Гертруди Стайн, де познайомилася з багатьма іншими художниками. «[Штейн] знайшла великого та бурхливого художника схожим на [її друга, поета] Аполлінера; вони обидва мали запас саркастичної дотепності, яка часто оберталася проти їхніх власників». Погляд Стелли на господиню справді був саркастичним: вона сиділа, писав він, «на троні на дивані посеред кімнати», оточена своїми Сезаннами та Пікассо, «з сильною урочистістю піфони чи сивіли... висока і віддалена поза». [7]

Познайомившись з Умберто Боччоні та подружившись із Джино Северіні в Європі, він зв’язався з італійськими футуристами та почав впроваджувати футуристичні принципи у своє мистецтво, хоча його також цікавили структурні експерименти кубістів і динамічний колорит фовизму. [8]

Повернення до Сполучених Штатів

[ред. | ред. код]

Повернувшись до Нью-Йорка в 1913 році, Стелла хотів дати собі у Сполучених Штатах другий шанс. Це було рішення, про яке він не шкодував, хоча, як зазначила історик мистецтва Ванда Корн, «його культурний шок ніколи не вщухав». [9] Він став частиною кіл Альфреда Штігліца та Волтера Аренсберга на Манхеттені та мав тісні стосунки з колегами-емігрантами Альбертом Глейзом та лідером нью-йоркського дадаїстичного руху Марселем Дюшаном (Стелла та Аренсберг супроводжували Дюшана до магазину сантехніки в 1917 році придбати відомий пісуар [10] ). Завдяки цим асоціаціям у нього було майже стільки ж можливостей, скільки він мав у Європі, побути серед споріднених душ і побачити передове нове мистецтво. У 1913–1914 роках він намалював «Битва вогнів, Коні-Айленд», одну з найперших і найбільших американських футуристичних робіт. Легендарна Збройна виставка 1913 року, в якій він брав участь, дала йому ще більший поштовх до експериментів із модерністськими стилями. Кавалер Рози (1914) і Весна (Процесія – хроматичне відчуття) (1914–16) — це яскраві кольорові абстракції.

Battle of Lights, Coney Island
Битва вогнів, Коні-Айленд, Марді Гра, портрет Коні-Айленда 1914 року, написаний Стеллою, зараз виставлено в художній галереї Єльського університету в Нью-Гейвені, штат Коннектикут.
Квіти Італії
Квіти Італії

У Нью-Йорку в 1920-х роках Стелла була зачарована геометричною якістю архітектури Нижнього Манхеттена. У цих творах він далі засвоював елементи кубізму та футуризму. У «Бруклінському мосту» (1919–1920) він показує своє захоплення широкими лініями мосту Роблінгів, мотивом, який він використовував за кілька років до того, як поет Гарт Крейн звернувся до цієї споруди як до символу сучасності. На зображеннях Стелли мосту зображені діагональні троси, які з силою проносяться вниз, забезпечуючи спрямовану енергію. У той час як ці динамічні зображення натякають на хвилювання та рух сучасного життя, у руках Стелли образ мосту також стає потужною іконою стабільності та солідарності. Серед інших його відомих картин — «Інтерпретація Нью-Йорка» («Голос міста») (1922), твір із п’яти панелей (майже двадцять три фути завдовжки та понад вісім футів заввишки) за зразком релігійного вівтаря, але із зображенням мостів і хмарочоси замість святих. Ця робота відображає поширене на той час переконання, що промисловість витісняє релігію як центр сучасного життя. Картина знаходиться в колекції Музею Ньюарка в Ньюарку, Нью-Джерсі. «У той час, коли практично всі модерністи пробували свої сили в репрезентації міста, — писала Ванда Корн, — картина Стелли — це підсумок».


Після Armory Show Стелла також став фігурою, про яку багато говорили у світі мистецтва Нью-Йорка, об’єктом жорстоких нападок консервативних критиків, які вважали модернізм загрозливим і нез’ясовним, а також об’єктом захоплення молодих, більш авантюрних художників. На думку історика мистецтва Сема Хантера, «Серед сучасних картин на Armory Show, «Оголена, що спускається сходами» Дюшана, « Хода у Севільї » Пікабіа та футуристична «Битва вогнів» Стелли, Коні-Айленд справив найбільший вплив. про американських художників». [11] Друг зазначив, що картина «викликала загальну сенсацію, мистецький потрясіння настільки ж раптове й несподіване, наскільки це було універсальним [в авангардних колах]». [12] Колекціонер і мистецький педагог Кетрін Дрейер включила Стеллу до тих художників, чиї роботи вона прагнула просувати під егідою свого Societe Anonyme, першого музею Нью-Йорка, присвяченого виключно передовому сучасному мистецтву, який відкрив свої двері в 1920 році.

У Нью-Йорку в 1920-х роках Стелла був зачарован геометричною якістю архітектури Нижнього Мангеттена. У роботах тих років він далі засвоював елементи кубізму та футуризму. У «Бруклінському мосту» (1919–1920) він показує своє захоплення широкими лініями мосту Роблінгів, мотивом, який він використовував за кілька років до того, як поет Гарт Крейн звернувся до цієї споруди як до символу сучасності. На зображеннях моста Стелли зображені діагональні троси, які з силою проносяться вниз, забезпечуючи спрямовану енергію. У той час як ці динамічні зображення натякають на хвилювання та рух сучасного життя, тут образ мосту також стає потужною іконою стабільності та солідарності. Серед інших його відомих картин — «Інтерпретація Нью-Йорка» («Голос міста») (1922), твір із п’яти панелей (майже двадцять три фути завдовжки та понад вісім футів заввишки) за зразком релігійного вівтаря, але із зображенням мостів і хмарочоси замість святих. Ця робота відображає поширене на той час переконання, що промисловість витісняє релігію як центр сучасного життя. Картина знаходиться в колекції Музею Ньюарка в Ньюарку, Нью-Джерсі. «У той час, коли практично всі модерністи пробували свої сили в репрезентації міста, — писала Ванда Корн, — картина Стелли — це підсумок».

Столичний порт
Столичний порт
Бруклінський міст
Бруклінський міст


У 1930-х роках Стелла працював над Федеральним художнім проектом, а згодом подорожував до Європи, Північної Африки та Вест-Індії, місць, які надихнули його працювати у різних стілістиках. Він невпинно переходив від одного стилю до іншого, від реалізму до абстракції та сюрреалізму . Він створював абстрактні міські теми, релігійні образи, ботанічні та природознавчі дослідження, еротичні та гарячі пейзажі Карибського моря та барвисті натюрморти з овочів, фруктів і квітів.

Однак роботи Стелли періоду після Armoury Show були на зручними для будування тривалої кар’єри. Після того, як він припинив малювати у футуристичному або квазікубістичному стилі та завершив свій період прецизіоністських фабричних зображень (приблизно 1920), він не був пов’язаний з жодним конкретним рухом. Його занепокоєння, як і його підхід до живопису, стали менш своєчасними, більш особистими та ідіосинкратичними. «Дерево мого життя » (1919), як і багато пізніших творів Стелли, є «бароковим і оперним» [13] садовою сценою Босха, а його етюди фігур (зазвичай жіночі, часто схожі на Мадонну) декоративно, екстравагантно прикрашені. Його численні квіткові роботи межують із сюрреалістичним, але через їх пишність і надмірність не можна точно охарактеризувати як частину сюрреалістичного руху. Критик Льюїс Мамфорд тоді назвав його «загадковим художником», прокоментувавши: «Я бачив, як тріщина між його реалізмом і його фантазією перетворилася на прірву». [14]

Дерево мого життя
Дерево мого життя


Висока художня майстерність Стелли проявляється в багатьох образах, які він створював протягом свого життя. Сьогодні його особливо поважають за його портрети на папері, намальовані у техниці «срібна голка» або олією, більшість із яких зроблені у 1920-х роках. Його зображення Уолта Вітмена, Марселя Дюшана, художника Луї Ейльшеміуса та його друга, композитора Едгара Варезе, є роботами виняткової чутливості до ліній, деталей обличчя та інтелектуальної аури позуючего.

Менш відомим аспектом роботи Стелли є колажі, зроблені ним у 1920-х роках, які складалися з уривків викинутого паперу, обгорток (на деяких все ще видно комерційний логотип або етикетку) та інших шматочків сміття, часто з мазками фарби на них. Хоча Стеллу «приваблювали грандіозні, механізовані аспекти міста, [його] також приваблювали його анонімні, непомічені викиди... уламки людського існування». [15] Це роботи в дусі німецького художника-колажіста Курта Швіттерса та анти-«високого мистецтва» духу руху дадаїзму, який завжди цікавив Стеллу.

До кінця 1930-х років роботи Стелли привертали значно менше уваги, ніж у попередні десятиліття. Його жорсткий характер відчужила багатьох старих друзів, і його стиль більше не відповідав часу. [16] «Здоров’я та критичні статки Стелли погіршилися [за роки до Другої світової війни]. Емоційно відірвана від світу мистецтва Нью-Йорка, навіть його ретроспектива в музеї Ньюарка в 1939 році не змогла відновити його. Незважаючи на успішну презентацію, шоу був розглянутий з меншим ентузіазмом, ніж очікувала Стелла, і пізніше він скаржився, що не зміг спонукати нікого, хто живе в Нью-Йорку, подивитися його». [17]

Смерть

[ред. | ред. код]

На початку 1940-х років у Стелли діагностували серцево-судинне захворювання, і він став піддаватися періодам хворобливої тривоги. 5 листопада 1946 року він помер від серцевої недостатності у віці 69 років. Він похований у мавзолеї на кладовищі Вудлон у Бронксі, Нью-Йорк.

Галерея

Основні твори в публічних колекціях

[ред. | ред. код]

Арт-ринок

[ред. | ред. код]

13 листопада 2018 року картина Стелли під назвою «Дерево мого життя» (1919) була продана на Christie's в Нью-Йорку за 5 937 500 доларів США; світовий рекорд для роботи Стелли на публічних торгах. [32] [33]

Список літератури

[ред. | ред. код]
  1. biographical information for this entry is taken from Salvatore Pagliuca Basilicata Regione.
  2. Biographical information for this entry is taken from Barbara Haskell and Irma Jaffe.
  3. Joseph Stella. Процитовано 17 August 2022.
  4. Jaffe, p. 16.
  5. Hughes, p. 374.
  6. Hughes, p. 375.
  7. James Mellow, Charmed Circle: Gertrude Stein & Co. (New York, Henry Holt, 2003 edition), p. 181.
  8. Haskell, p. 88.
  9. Corn, p. 135.
  10. Calvin Tomkins, Marcel Duchamp: A Biography (New York: Henry Holt, 1996), p. 181.
  11. Hunter, p. 85.
  12. Jaffe, p. 47.
  13. Haskell, p. 110.
  14. Haskell, p. 170.
  15. Davidson, pp. 101–102.
  16. Haskell, p. 162.
  17. Haskell, p. 176.
  18. Pittsburgh Factory Scene, Joseph Stella ^ Minneapolis Institute of Art. collections.artsmia.org. Процитовано 17 лютого 2018.
  19. Battle of Lights, Coney Island, Mardi Gras. artgallery.yale.edu (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  20. Art, Sheldon Museum of. Stella, Battle | Sheldon Museum of Art. www.sheldonartgallery.org (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  21. Whitney Museum of American Art: Joseph Stella: The Brooklyn Bridge: Variation on an Old Theme. collection.whitney.org (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  22. Pyrotechnic Fires | The Museum of Fine Arts, Houston. www.mfah.org. Процитовано 17 лютого 2018.
  23. Joseph Stella. Factories. 1918 | MoMA. The Museum of Modern Art (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  24. Photo Gallery - Salisbury House. salisburyhouse.org. Процитовано 4 серпня 2021.
  25. By-Products Plants | The Art Institute of Chicago. www.artic.edu (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  26. The Baltimore Museum of Art. collection.artbma.org. Процитовано 17 лютого 2018.
  27. Brooklyn Museum. www.brooklynmuseum.org. Процитовано 17 лютого 2018.
  28. Tree, Cactus, Moon | Reynolda House Museum of American Art. reynoldahouse.org (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  29. American Landscape. walkerart.org (амер.). Процитовано 17 лютого 2018.
  30. Lotus | Collections Search Center, Smithsonian Institution. collections.si.edu (англ.). Процитовано 17 лютого 2018.
  31. Old Brooklyn Bridge. Museum of Fine Arts, Boston (англ.). 16 лютого 2018. Процитовано 17 лютого 2018.
  32. Joseph Stella, 1919, Tree of My Life, oil on canvas, 213.4 x 193 cm, Christie's New York, An American Place, The Barney A. Ebsworth Collection Evening Sale, 13 November 2018
  33. Results: Christie's 20th Century Week Totals $1.1 billion. Individual Artist Records, Christie's

Джерела

[ред. | ред. код]
  • Салліван Госс, Джозеф Стелла
  • Браун, Мілтон. Американський живопис від Armory Show до депресії . Прінстон: Princeton University Press, 1955.
  • Кукурудза, Ванда. «Італієць у Нью-Йорку» (стор. 135–190) у Corn, The Great American Thing: Modern Art and National Identity, 1915–1935 . Berkeley: University of California Press, 1999.
  • Девідсон, Абрахам А. Ранній американський модерністський живопис, 1910–1935 . Нью-Йорк: DaCapo, видання 1994 року.
  • Хаскелл, Барбара. Джозеф Стелла . Нью-Йорк: Музей американського мистецтва Вітні (каталог виставки), 1994.
  • Хьюз, Роберт. American Visions: Епічна історія мистецтва в Америці . Нью-Йорк: Knopf, 1997.
  • Хантер, Сем. Сучасний американський живопис і скульптура . Нью-Йорк: Dell, 1959.
  • Яффе, Ірма. Джозеф Стелла . Нью-Йорк: Fordham University Press, видання 1988 року.
  • Сальваторе Пальюка «Антоніо Стелла, медик і філантроп, Нью-Йорк», Регіон Базиліката

Зовнішні посилання

[ред. | ред. код]

[[Категорія:Італійські емігранти до США]] [[Категорія:Поховані на цвинтарі «Вудлон»]] [[Категорія:Померли 1946]] [[Категорія:Народились 1877]] [[Категорія:Американськи художники]] [[Категорія:Художники XX століття]] [[Категорія:Сторінки з неперевіреними перекладами]]